在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
美术设计论文题目篇一
1、黑体美术字(工艺)。
一,教学目的:
让学生初步了解黑体美术字的特征、书写方法及用途,学写几个黑体字,并涂上颜色。
二,课前准备:
黑体字基本笔画范图,黑体标题或标语范字若干幅,要求学生带直尺,颜色。
三,教学过程:
1、出示有黑体美术字的标题或标语或商标供学生欣赏,并讲述其用途,激发学生学习兴趣。
2、从观察分析中认识黑体美术字的特点:字呈方形,笔画粗细基本一致,整齐、美观、醒目。常用于报刊、广告的重大标题,显示其重要性。
3、笔画特点:a横平竖直,笔画粗细基本一致,方角;b强调一些笔画形状的写法(点要直写,收笔可大些,撇捺稍带弧度,勾是直角,内方,外圆,末端是斜切。)。
4、黑体美术字书写要领:关键在于按字体结构作恰当的比例安排。分析上下、左右结构的字体,其部首偏旁约占1/3,上中下、左中右结构的则各占1/3,半包围的也占1/3。
5美术字的美在于笔形统一,字只大小要均匀,所以书写时要做到:字要满格,但全包围的字要适当小些;上紧下松,上下结构的字,要把上部分写紧一点,把下部分写松一点,笔画避让要协调,空隙要均匀。
6、书写步骤:打格子,按字形结构比例在格内划分位置。用单线画出字的骨骼。用双线勾出字的笔画。按双线笔画填色。
四,学生作业:
选写一至两个字,可写自己的姓名,然后涂色。
五,课堂小结:
作业展览,表扬优秀作业。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
美术设计论文题目篇二
活动目标:
一、初步学习油水分离的知识,了解油水分离作品的特点,感受色彩变化的美。
二、学习油水分离的绘画方法,能巧妙的`利用油画棒等绘画工具进行创作。
活动准备:
1、深色颜色颜料,水粉笔。
2、白纸,铺好报纸的桌子。
3、油画棒,已用白色油画棒画好的图画一幅。
活动过程:
1、情境导入:以看魔术表演来激发幼儿学习的兴趣。
“小朋友们看看,我是谁啊?告诉你们,我是一个魔术师。我会变魔术!你们相信吗?”“那你们先看看老师这是什么?”(白纸。)。
“好了,小朋友仔细看清楚了,魔术师要开始变魔术咯!千万不要眨眼睛哟!”
师:我需要一枝神奇的笔,蘸上颜料,在白纸上一涂,出现了一幅漂亮的画。
师:怎么变出来的?”
幼儿讨论,猜测。
师:其实神奇的不是老师这支笔,而是这张白纸。
2、探讨作画方法。
教师出示一支白色的油画棒。
师:这支白色的油画棒平时我们很少用到,但是今天,我们有了它,才能变魔术。
师:你们想画个什么呢?
教师根据幼儿的要求现场画几个图形,请一个幼儿上来刷颜料,其他小朋友喊:变,变,变,魔术开始了。
3、再次讨论,寻找答案。
教师小结:白色的油画棒画在白色的纸上,看上去还是一张白纸,其实魔力已经产生了。接下来,只要刷上颜料,画过白色油画棒的地方颜料就刷不上去了,好看的图画就露出来了。
教师:这是为什么呢?(请出科学老师)。
活动准备:
每人两杯水、一点稀释水粉颜料、一杯油、一根竹签。
活动过程:
a、幼儿动手操作将水里倒进一点稀释水粉颜料,水和稀释水粉颜料会怎么样?
师:桌子上有一杯水和稀释水粉颜料,请小朋友将这两样物品倒在一起看看会发生什么变化!(幼儿操作,并能在操作后讲述结果)。
师:恩,稀释水粉颜料和水相融在一起啦!
b、幼儿猜想油和水倒在一起会出现什么现象?并记录。
1、油在水的上面2、油在水的下面3、油和水相融在一起。
c、感知油和水相互倾倒后分离的现象。
1、请你试一试把油倒在水里或者把水倒在油里会出现什么现象?
2、幼儿操作教师指导。
3、交流你把什么倒入什么?发现了什么?你可以把你的发现记录在记录纸上!
4、小结:不论油倒在水里还是水倒在油里,油在上面、水在下面,它们是分离的不会相融在一起。
d、通过操作感知油、水搅拌后分离的现象。
教师引导幼儿观察搅拌时的现象和停止后的现象,并作记录。
用竹签搅拌时是什么现象?停止后是什么现象?
幼儿操作说出实验结果。
4、幼儿尝试。
你们想成为魔术师嘛?你们想不想也去变一变呢?”老师为每组准备好了东西,请你们也来变一变。
教师讲解操作时注意事项。
现在,请小朋友也来当魔术师,好不好?不过当魔术师有个小小的要求:不能把颜料涂在衣服或者桌子上。
幼儿操作,教师指导操作,并注意引导幼儿丰富画面。
5、欣赏各自的作品。
美术设计论文题目篇三
婚姻状况:未婚民族:汉族。
培训认证:未参加身高:170cm。
诚信徽章:未申请体重:50kg。
人才测评:未测评。
我的特长:
求职意向。
人才类型:应届毕业生。
应聘职位:网页设计/制作/美工,平面设计师,学徒,
工作年限:0职称:无职称。
求职类型:实习可到职日期:随时
月薪要求:1000--1500希望工作地区:广州,珠海,中山。
工作经历。
志愿者经历。
教育背景。
毕业院校:肇庆信息学校。
起始年月终止年月学校(机构)所学专业获得证书证书编号。
语言能力。
外语:英语一般粤语水平:优秀。
其它外语能力:
国语水平:良好。
工作能力及其他专长。
用熟练运用photoshop进行各方面的平面设计、计算机各种故障的维修等等……最重要的是能吃苦耐劳,不懂就学的精神,一般不懂的都可以在短时间里进行培训而进行掌握!
详细个人自传。
本人比较外向,喜欢一些有气氛、有竞争、有冲竞的企业!在企业工作中我最希望得到的'莫过于知识,一些没学过的常识,希望可以在工作当中学会,从而充实自己,提高自己的价值观!为以后自己的人生打下坚实的基础!
美术设计论文题目篇四
一、教材分析:
用与同学生活息息相关的内容作为命题画创作题材,为的是让同学更关注生活和自身周围的事物,也让同学由此和彼,放开思路,回忆更丰富多彩,更妙趣横生的内容,从而引发联想。风是大自然馈赠给人类的礼物,有给人带来舒适的轻风、微风,也有给人类带来灾难的狂风、飓风,各种各样的风都会给人们带来不同的感受。本课旨在让同学体验风、感受风,并通过自身的观察、感知表示以风作为主题的作品。
二、教学目标:
1.感受风的奇妙,运用各种教学手段使同学了解不同的风带给人的不同感受。
2.引导同学通过创意和绘画,表示风吹来时的情景和感受。
3.通过学习,更好地感受人自然和生活的美好。
三、教学重难点:
1.引导同学把自身对风的观察、体验与感受表达丁画面中。
2.体验风来时的教学组织和时间的调控。作画大胆、自由,作品生动、富有发明力。
四、教学准备:
师:范画、彩色皱纹纸条、风车。
生:课本、画纸、水彩笔、油画棒。
五、教学过程:
六.实验。
瞧!这是什么?(老师出示彩色皱纹纸条)。
漂亮吗?告诉你们假如让它飘起来会更漂亮。那怎么做它才会飘起来?
(老师把彩色皱纹纸条发给同学,同学动手尝试)。
同学们真聪明,用了很多的方法让彩色皱纹纸条飘了起来,真漂亮。
是什么让彩色皱纹纸条飘起来的?(先四人小组讨论,再全班讨论)。
对,是风。
今天我们就来认识风。(板书课题)。
七.介绍知识。
什么叫风?
美术设计论文题目篇五
:对于职业院校而言,如果在美术教育中忽略了设计意识的培养,而一味的去追求绘画性或者是视觉美,那么就与普通美术教学没有了区别,久而久之,美术设计教育也就名存实亡。所以,对于职业院校美术设计专业来说,必须要在教学中强化设计意识,在教学的各个环节中都要贯穿设计的理念,只有这样,职业院校美术教学才能达到教育目标。
:美术教育、绘画、教学。
与普通美术院校不同,职业院校美术教育培养人才的目标不是培养专业的绘画人才,而是具有设计能力的应用型人才。普通美术学院以追求艺术为目的,教学成果以美术作品体现出来,能够陶冶人的情操,使人赏心悦目,是为了满足人们的精神需求。而职业院校美术设计是关系到人们的日常生活、生产活动,是为了满足人们的物质需要服务的。对于设计而言,不同的人在不同的时期有不同的认识,但相同的一点是设计的可操作性和实用性,是为了生产产品。
(一)从美术基础训练培养。
对于美术专业来说,基础训练包含色彩和素描两个项目。素描作为造型艺术的基础,在设计专业课程中,如果只能实现对学生的审美能力、造型能力和表现能力的培养是不够的,应建立在这几个方面的基础上,对学生的创造性思维进行培养。所以,设计专业的基础训练是服务于设计的,美术基础训练也应该培养学生的设计意识。
在以往的美术教学中,基础训练通过写生来实现学生的写实能力培养,对物象的自然状态进行表现。而设计专业中的基础训练,不能只停留在绘画的层面,要在绘画层面的基础上增加自己的主观意识,这种主观意识就是设计意识,这就比传统的美术基本功训练的要求更高、更难。也就是说,设计专业的基础训练不但要具备传统的美术基本功训练,还要表现出设计意图。追求的不是与对象画的一模一样,而重点在于如何去画。
为实现这一教学目标,需要对传统的基础教学进行改善,打破传统的绘画观念,就素描而言,传统观念认为设计素描就是结构素描。实际上不管是线性素描、结构性素描或是全因素素描,主要能够表现出作者的设计意图,都可以理解为服务于设计理念的设计素描。不同形式的素描表达的只是训练目的,本身不具有任何意义,重点是在素描的过程中,学生追求的是什么,是被动的去画还是主动的去画的问题。不管是素描还是色彩,在训练中都应该增加自己的设计意图,强化设计意识,才能真正的实现设计课的训练目的。
(二)培养学生的创造性思维。
职业院校培养人才的标准之一就是实用型,因此在美术设计专业教学中,要突出设计意识的培养,强化设计意识的关键在于对学生创造性思维的培养。所谓创造性思维,也就是设计性思维。职业院校美术设计专业培养学生的首要目标就是创造性思维的培养,这样学生才能主动的学习、主动的实践、主动的设计。也只有具备了创造性思维的培养,职业院校美术设计专业的教学才能更具前瞻性。新世纪高等院校教育的特点之一就是创新,这也是全国教育改革的目标。美术设计专业如果只注重对学生技能的培养是不够的,还应该培养学生的设计能力和创造性思维,主要原因在于美术设计本身就是一种思维活动的过程。
要将学生创造性思维的培养在实际教学中进行落实,就要突破传统美术教学的固有模式,建立起与当前人才需求相适应的教学模式。首先,应该树立起正确的观念,才能指导教学的开展,用创造性思维去教学,才能对学生的创造性思维进行培养。随着新科技、新工艺、新材料的不断更新,为了拓展学生的视野和知识面,在设计教学中,要将这些新的元素引入其中,这样才能更加丰富学生的知识积累,才能与时代的发展相适应。只有对教育理念不断的进行更新,树立起培养学生创造性思维的观念,在教学中最大限度的开发学生的创造力,在教学中树立设计意识,才能使职业院校美术设计专业教学取得更好的成果。
总而言之,职业院校基础美术教育中,培养学生的设计意识是服务于美术设计专业的,在教学过程中,教师要加强对学生设计意识的训练,体现出职业院校美术设计专业的教学特色。为了强化学生的设计意识,要从基础美术训练抓起,在教学的全过程中贯穿美术设计意识的理念,使职业院校基础美术教育培养实用型人才的目标落到实处。
一、选题的依据、意义和理论或实际应用方面的价值:
(一)课题的选题依据。
1、课题的来源:来源于各类科研项目、特定的工作任务。
(二)选题在理论或实际应用方面的价值。
1、本课题在理论方面的价值。
2、本课题在实际应用方面的价值。
3、本课题可能达到的专业水平和学术高度。
(一)国外研究现状。
(具体内容见文献综述的相关部分,在此不必过多列举具体成果名称,只做宏观概述)。
(二)国内研究现状。
(具体内容见文献综述的相关部分,在此不必过多列举具体成果名称,只做宏观概述)。
(一)研究内容:大体与论文的章节保持一致,所以此处实际上就是将带有二级目录的论文提纲列出了。
1、**,其中包括**、**、……等方面。
2、**,其中包括**、**、……等方面。
3、**,其中包括**、……等方面。
(二)研究方法:
1、科学理性、全面系统的思维方法:归纳与演绎相结合、抽象与具体相结合、分析与综合相结合、逻辑与历史结合。
2、基础性的研究方法:文献学(包括辑佚、辨伪等)、比较学等研究方法,以及调查、采访、观摩、搜集等实践方法。
3、课题所属学科的宏观性的研究方法:美术学、艺术学、人类学、考古学、形态学、图像学、文化学、材料学等学科的研究方法。
4、课题所属学科的具体性的研究方法:美术考古学、美术人类学、美术形态学、美术文化学、美术史学、美术批评学等学科的研究方法。
(一)课题研究的主要难点:即论文的重点章节,重点章节一般就是课题的难点和学术核心,是最能够出彩的地方。
1、难点一,包括**、**等方面,其中**的研究难度最大。
2、难点二,包括**、**等方面,其中**的研究难度最大。
(二)难点的解决方法:
1、理论分析:收集整理相关的文献资料,通过对资料的收集、整理、阅读、选择、提炼、总结。
2、实践考察:有针对性的进行考察和走访调研,针对实物文本实地观摩、测量、比对等研究。
3、系统推演:纵向掌握本课题发展的历史,以及横向掌握本课题的不同研究角度,对此进行系统化。
4、归纳总结:通过系列的个案分析,形成正确认识并将认识进行理论化和系统化。
五、论文工作日程计划。
(大体分为三阶段,每个阶段也可再具体划分多个时间节点):
1、**年*月-*年*月:前期工作阶段,完成课题调研,具体要完成调研报告、文献综述、开题报告三项工作。
2、**年*月-*年*月:中期工作阶段,完成论文撰写,具体要完成论文提纲、论文一稿、二稿、三稿等四项工作。
3、**年*月-*年*月:后期工作阶段,完成课题总结,具体完成网络查重、结题答辩、公开发表等三项工作。
内容和要求与文献综述一致,可以把文献综述的参考文献复制粘贴过来,进而再做进一步的优化。注:
1、在开题报告环节,论文题目要最终确定,在后面的工作环节里就不能再改了,一字不改。
2、对于国内外研究成果的概述既能对本课题进行深入把握,同时也能直接反映出作者的专业能力和学术视野。
美术设计论文题目篇六
舞台美术设计由众多因素构成,最终目的就是不断创新舞台艺术表演形式,来增强舞台艺术的表演效果和感染力。根据不同的剧本来对舞台灯光色彩进行设计,表演者通过服装以及化妆设计来增强人物形象的塑造强度,进而推动舞台表演艺术的发展。
一、舞台美术中灯光设计。
在舞台的表演中,灯光色彩的设计在舞台的表演中具有举足轻重的地位。灯光的色彩不仅可以改变整个舞台表演的背景,更能创造出一个绚丽多彩的世界,来渲染舞台表演的氛围,进而烘托出每个人物的特点和思想的表达。在舞台灯光的色彩设计中,首先需要对整个剧情进行分析,在不同剧情中设计出更加优秀的灯光色彩来表现出主题。然后,通过对灯光的色彩设计来奠定整个表演的基调,比如在一个以春天为主题的舞台表演,灯光设计师们可以以绿色作为整个舞台表演的基调,烘托出生机勃勃、清新的特点和主题。除此之外,在舞台表演中难免会有一些从白天到夜晚的剧情,通过对灯光的设计,来表现出太阳升起、日落黄昏的过程,进而将灯光色彩调暗来表示舞台表演的时间。通过对舞台灯光色彩的设计,可以让观众们从灯光的改变来推测出整个舞台表演的剧情和氛围,同时可以对观众们的情绪和舞台表演的剧情进行把握,更加表现出舞台表演的效果。
二、舞台美术中服装设计。
在舞台服装的'美术设计中,通过结合舞台表演艺术的特点进而设计出更加符合和具有针对性的服装色彩。在现代舞台服装设计的时候,服装设计人员要重视创新思维的培养,在现代舞台服装设计中坚持创新,从而带给服装设计领域勃勃生机。随着科学技术的不断发展,现代舞台服装设计师们在进行工作的时候可以利用高精尖的服装制作设备进行服装的快速制作,能够更好地展现设计师们的创新理念,保证现代舞台服装设计既能传承传统舞台表演艺术的精粹,也能展现出更大众化的文化内涵。比如,在很多大型的舞台晚会上,设计师们都会在演员服装上加入灯光特效,使舞台表演更加绚丽,达到更好地烘托气氛的目的,将舞台表演气氛推向高潮。在不同的时期,舞台艺术的表现形式也会随之变化,舞台服装的设计思路也要不断跟进时代步伐。给现代舞台服装设计风格打上时代烙印,做到及时迎合现代人群审美观念。在进行服装设计的时候,服装设计师要注意结合时代发展趋势,让观众们感受到舞台表演的时代感。设计师要具备深厚的艺术底蕴,可以在传统表现力的基础上保持自我旺盛生命力。服装设计师在参与一些比较需要展现时代气息的舞台剧的服装设计时,比如现代音乐剧的表现中,就需要在服装上体现出所代表的时代的鲜明特征,让观众们很容易产生认同感,但是需要注意的是设计师还需要在设计中加入现代时尚元素,提升戏剧中各个角色的个性色彩,从而让观众们能够迅速了解舞台上剧情人物之间关系的改变。一些比较贴近生活的戏剧环境中,服装设计者就可以考虑将舞台服装生活化,赋予戏剧更多的真实性,让观众们从最客观的角度感受到舞台艺术的魅力,为整部舞台表现增添色彩。
三、舞台美术中化妆设计。
在舞台美术的设计中,化妆色彩的设计是塑造和展现人物外部形象和人物特点的重要途径。化妆色彩设计师通过结合整个舞台表演的剧情、所处的时代、人物的基本特点,来设计出更加符合的化妆色彩。比如,在京剧、豫剧等戏曲的舞台表演中,化妆设计师要通过对化妆色彩的加重,将人物的特点表现得更加淋漓尽致。除此之外,在戏曲的脸谱中是化妆色彩的重要方面,通过不同化妆色彩来代表不同的人物特点,比如红脸来代表忠诚正义的人物特点,起源于历史人物关公的事迹。另外还有许多脸谱中化妆色彩的设计,白脸的曹操代表阴险狡诈的人物特点,黑脸的包公代表着铁面无私的人物特点等等。最后,化妆色彩设计师也可以通过对眼线和眼影的化妆来对人物的眼睛进行调整,进而更加符合人物的外部特点。通过对面部底妆的设计来表现出人物的状态,比如运用偏白的色彩作为面部的底妆来表现出人物憔悴和疲劳的状态。化妆色彩的美术设计师根据舞台表演来表现出人物的基本特点和所处的状态,表现出更加优秀的舞台效果。总而言之,通过以上对舞台美术设计的主要构成部分进行详细的分析,可见舞台美术设计在整个舞台表演艺术中重要程度。所以,针对不同的舞台表演艺术来科学性地进行舞台美术设计,进而增强舞台艺术的表演效果和气氛渲染,不断推动舞台美术艺术的再发展。
参考文献:
[1]乔洪琪.浅谈舞台美术设计中的色彩运用[j].戏剧之家,,(7):26.
[2]段鹏.服装表演舞台美术设计的表现形式[j].艺术科技,,(2):41.
美术设计论文题目篇七
每周短短的一两节信息技术课,学生要学会相应的知识点和技能点,并能将所学灵活运用到作品中,时间非常紧张,因此,课堂作业的设计就显得非常重要,既要满足基础训练的需要,还要拓展到运用能力的培养,以及在作品中有创意地表达自己的思想。信息技术由于电脑的强大功能,有无限拓展、驰骋的空间,可以极大地发挥人的想像力和创造力,教学中要让学生尽可能地表现自己,尽可能地张扬个性。因此,创设一个开放的课堂环境,设计合适的开放性课堂作业,可以让学生在自由、轻松的环境中享受学习、创作的乐趣。
一、开放的课堂环境是开放性课堂作业的基础。
在课堂上老师要精讲或不讲,让出一定的表现空间给学生,更多的精力放在激励、引导、辅助学生的学习上。首先利用好教材,放手让学生自学、探究。一些基本的操作,一般教材中都有操作步骤,学生只要按步骤去做,就能学会操作的方法,一开始让学生先看教材,由老师讲,两三次课以后,有的学生能通过看教材学会的,就由学生讲,老师在旁边指导、鼓励。时间长了,学生依照教材就可以自行学习,只要有操作步骤的老师基本上不用讲,学生就能学会。但教材也不同于操作手册,并不会面面俱到,老师要充分利用好教材的留白,在基础作业的设计中体现出来,让学生学会将所学的知识以此类推,由此及彼地迁移,激发学生探究的欲望,提升作品的表现力。其次,发挥小老师的作用。信息技术的课堂相对于其它学科不拘泥于形式,不要求“齐步走”,在操作练习中允许学生走动,鼓励学生交流,让先学会的、能力强的同学当小老师,小老师教会的同学又加入到小老师的群体中,小老师的队伍不断壮大,一方面加快了解决问题的速度,另一方面也提高了学生的学习积极性及相互合作学习的能力。在相互学习中思维碰撞,发现、尝试不同的解决办法,有创意地完成任务。
二、寻规律、找方法,开放性的基础作业设计。
信息技术操作的基本技能,初学时会感到知识点多、零散、不成体系,不难,但学了容易忘记。实际上并非如此,很多知识点是相通的、可迁移的、有规律可寻的。如“复制”和“移动”文件、文件夹、文字、图形等,操作方法都是一样的,只是操作的对象不同,并都可采用菜单中命令、工具栏上的按钮、右键菜单或快捷键四种方式来完成。又如学习office办公软件中的word、powerpoint、frontpage,不仅在界面、风格上是相似的,而且像插入图片、艺术字、文本框、表格等对象的方法是一样的,在设置自选图形、文本框、艺术字的格式时,在形式上略有不同,但在操作时,所打开的设置窗口是一模一样的。也可以用相应的工具栏来设置对象的格式,同一种对象,在不同软件中对应的工具栏是一模一样的,而且不同的工具栏,只要图标相同的`按钮,功能也是一样的。由此,老师要让学生学会找出规律,对比、观察,将已知的学习方法迁移到类似的学习中。
因此,善于挖掘教材中的留白,通过设计举一反三式的开放性作业,强化对某一知识点、技能点的操作,不仅突破了难点,而且打开了学生的思路,对知识运用能力也得到巩固和提升。
三、激兴趣、显身手,开放性的综合作业设计。
对于小学生来说,有趣的事,喜欢做;精彩的事,喜欢做;好玩的事,喜欢做。因此,我在教学中根据孩子的年龄特点,与学生的认知、学习生活紧密相连,精心设计,让学生觉得有趣,想做;觉得精彩,想做;觉得好玩,想做。
小学生往往好表现,思维也比较活跃,能想别人所不能想的,能做别人所不能做的这部分同学,在班级中就像明星一样闪耀,所以能够展现自己与众不同之处的作业十分受欢迎。如学习插入艺术字,可以设计《名片的制作》,让学生初步了解名片在生活中的作用,并让学生展望自己的未来,为自己设计一张名片;学习插入图片、自选图形、文本框也可设计一系列类似的课,如《邮票的制作》《海报的制作》《贺卡的制作》《设计我的书签》《设计logo》……以《贺卡的制作》为例,这类课的特点一是与生活相关,可以扩大学生的知识面,如了解贺卡在人际交往沟通中的作用,书写格式等;二是应用软件选择灵活,不局限于某一特定的软件学习,可以是“画图”,可以是word,也可以是powerpoint的学习;三是知识内容来源于生活中,但学生可以尽可能展开想象,发挥自己的创造力,设计中还可以加入丰富的多媒体元素,提升表现力,并能将自己的创意融入到作品中。
美术设计论文题目篇八
(一)手抄书籍的字体设计及编排。
手抄书籍的版面制作流程分工明确,抄写员首先将内文抄写在预先设定好的版面区域,负责插图的工匠再绘制装饰图案,对段首字母、页面空白区域进行装饰处理。中世纪书籍封面多采用珐琅、宝石和象牙雕刻品镶嵌,反应出贵族阶层的奢靡生活。由于彩饰的大幅面使用,中世纪后期兴起的哥特体排列所占面积相对较少,因而流行。7世纪到9世纪,手抄书籍装饰风格以集中式大面积装饰为主。12世纪罗马式风格时期,正文字体变得修长紧凑,更好的利用了版面空间,内容多为《新约》、《旧约》、《圣经》等。从13世纪开始,一些非宗教书籍、科技人文读物、哲理书籍渐渐出现,并建立了最初的书籍产销模式。到14世纪逐渐往版面边缘轮廓和首字母装饰演变。
最早的木刻印刷书籍出自15世纪的荷兰,多是圣像图形和宗教文字混合编排的宗教典籍,插图的成分仍然大于文字。发明于15世纪中期的活字印刷术虽然比木刻雕版印刷便捷,但雕版插图仍然是早期印刷书籍插图的理想方式。组好版的木板插图和活字,可以一次印刷完成。同一张插图版也经常在不同的版面多次印刷。德国纽伦堡和意大利威尼斯的书籍版面形式都是采取整合图文混排的模式。德国书籍采用饱满的版面设计样式,在哥特式的手写体与插图之间形成有棱角的线条。而意大利书籍多使用古罗马直线型字体,版面稳重、均衡。16世纪,德国出画家丢勒出版的《运用尺度设计艺术的课程》中提及了几何再设计,尤其是书籍和字体上的运用。丢勒的签名尤为特别,将其名字缩写“a”和“d”字母进行组合设计。中世纪历时百年,这时期所产生的字体都反映出宗教至上的信仰,虔诚的信仰让工匠们在使用字体时谨小慎微,字体装饰和版面描绘也都追求精致华美。战争形式促进了纹章图形和文字的功能性应用。而中世纪的手抄书籍的制作有了流水线分工,手工印刷作坊的制作程序也改变着字体和排版,细密画和首字母放大装饰等形式也在一定程度上改变了人们的阅读习惯。
二、中世纪纹章及其现代应用。
(一)中世纪的纹章。
纹章是一种出现在盾牌或世袭家族图腾上的标志性符号。在中世纪战争中,双方根据不同的盾牌纹章识别对方。这种符号通常采用单线条勾勒,并涂成对比强烈的纯色,一般呈几何、动物、花草形状。后来纹章衍化成贵族的象征符号,家族纹章只传给宗子,家族的其他成员必须根据家族纹章稍做变化,作为自己的纹章。
1.纹章的色彩系统纹章由图案和色彩两部分组成,作为一种能跨越几个世纪的图形代码,纹章又是一个完整的符号体系。六种基本色彩规范是纹章设计非常重要的规则,包括金黄色、银白色、红色、黑色、蓝色、绿色,其中绿色的使用较为少见。此外,紫色为第七种色彩,极少出现。色彩之间的搭配一般分成三组:金黄色和银白色、红色和黑色、蓝色和绿色。色彩运用的基本规则就是禁止将同一组的色彩并列或重叠使用,一些小的细节例外。
2.纹章的图案系统在纹章图案中,图案多为动物和几何图形。除百合花外,植物图形甚是少见。代表法兰西皇室身份的百合花图形在西欧被广泛使用,其使用频率仅次于鹰、狮子和其他几何图形。动物图形的纹章在纹章图案中占有三分之一的席位。12世纪,纹章中狮子图形表现为侧面行走的姿态,但头部却是完全正面。英国王室成员使用英格兰纹章便是采用这种图形。
3.纹章的图文综合运用中世纪的纹章多为图案表现,少有文字出现,到了近现代,纹章设计中才开始出现字体标注,这种图案与文字出现的先后顺序与文字产生的历史颇有相似之处。至今发现最早纪录人类生活的书写符号,并不是文字,而是图形。随着时间推移,原始图腾开始向两个方向发展,一个方向是形成图画艺术,而另一个则是向着文字的方向发展演化。
(二)中世纪纹章的现代沿用。
1.纹章在大学校徽中的运用如今纹章语言已发展成为一种国际性的符号代码。成立于12世纪的英国牛津大学,其校徽即为盾形,校徽主体部分由三枚王冠组成,中间为一本展开的书,周围环绕着“dominusilluminatiomea”(主照亮我),字体呈现出12世纪盛行的加洛林体风格,这也表明中世纪宗教对教育的影响,强调“启示”是知识和真理的源泉,校徽上的王冠则昭示着大学教育的高贵与荣耀。剑桥大学校徽也深受中世纪纹章影响。以动物形态为基本元素,中间类似讲台的图案极富视觉冲击力,图形中的眼睛造型也许有慧眼识英雄的意味。人与常青树图形结合,寓意学校芊芊学子与学校精神同在的意义。颜色采用宝石蓝为主色调,象征忠诚、坚贞、慈爱和诚实。剑桥大学标志字体使用衬线体,排列紧凑严谨,透露贵族气质,厚重而经典。在近代,以纹章图形作为核心视觉的院校大有所在,如美国的哈弗大学、宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、耶鲁大学等。
2.纹章在体育领域的运用纹章在体育领域的应用也极为常见。足球作为一项竞技运动,与中世纪交战机制相似,盾形的会标、队旗、服装的色彩搭配都有纹章的踪影。“皇家马德里”是世界屈指可数的豪门俱乐部,其队徽的衍变也体现了其作为西甲联赛老牌俱乐部深厚的历史底蕴。19,俱乐部成立之初,徽章是蓝底白色字样“m”“f”“c”的组合,即马德里俱乐部首字母缩写,字母笔画形似碑刻字母,交织重叠,具有历史厚重感。这类字母组合样式也出现在意甲罗马队徽、国际米兰队徽和拜仁慕尼黑曾经的队徽之中。同为西甲豪门的巴塞罗那俱乐部,其队徽从最早的钻石形徽章到现在经历了几个阶段的变化,但设计基因始终被传承,包括加泰罗尼亚的红黄两色旗和“f.c.b.”的字母,字体从衬线字体逐渐过渡到无衬线字体。ac米兰的队徽的造型结构呈椭圆盾形,队徽顶端是“acm”三个英文字母缩写,1899则是球队的创立时间。ac米兰徽章上的“十”字造型表明1095年伦巴德军队第一次十字军东征的历史,设计沿袭着中世纪的纹章风格。
3.纹章在汽车商标系统中的运用汽车标识则是纹章设计广泛应用的另一重要领域。标致、雷诺、雪铁龙、保时捷等汽车标志都存在纹章化风格倾向。其中,法国最大的汽车制造商标致汽车的标志起源,甚至可以追溯到13世纪末。
4.纹章在城市建筑上的运用英格兰和苏格兰,纹章在城市的建筑物上大量可见。包括政府机构、银行、保险公司、大学、俱乐部、咖啡馆、啤酒商标等,其中不乏新作。让人不得不惊叹这种古老的设计语言在当下依然活跃。
美术设计论文题目篇九
从素描的起源谈素描的重要性,建筑专业中素描也非常重要;《建筑美术s铅笔素描》这本书中有许多值得借鉴的素描技法,为建筑专业的学生今后学习素描起指导作用。
素描的历史;建筑专业素描;建筑美术
素描对于许多人来说比较生疏,但是对于美术工作者却是再平常不过的词汇了。素描是绘画中一种专业名称之一,例如还有色彩、雕塑等等名称。素描中的“描”是“描绘”、“绘画”,而“素”是“单色”、“素净”、“单纯”的意思,所以一切单色铅笔画和单色色彩画都统称为素描。素描的历史非常悠久,它最早出现在古埃及和古希腊的壁画中,造型生动,严谨,流畅的线条,充分表现了人物的各种劳动场面。到了意大利文艺复兴时期,素描已经越来越成为达官贵人们精神生活中不可缺少的部分,并于1585年成立了最早的艺术学院,这时素描正式列入基础训练教程科目,一直延续至今。建筑美术作为绘画的一种类型是离不开素描的,素描从广义上讲是造型艺术的表现形式之一,是一切设计的基础。任何设计包括平面设计,服装设计,环境艺术设计等设计都必须以素描为基础,开设素描课程。设计其实先是一种形象思维,在头脑中形成一定的概念、形象及形态,然后再是把它表现出来。所谓表现出来就是画出来,画出来的过程就是一个造型的过程,即是画中的整体布局,物体的形态,物体的立体感和物体的质感(材料)等画出来,这也是从专业角度去评价一副好的作品的有力依据。建筑美术需要掌握物体的造型的基本功,离不开好的教材,中国电力出版社出版的《建筑美术s铅笔素描》是一本建筑类的专业书,主要内容是素描绘画技法,与建筑专业特点相结合,在其中有许多优秀建筑类型的图例供学生参考,为建筑专业的学生今后学习素描起指导作用。这本书第一部分是概念和目的',这是向学生介绍建筑铅笔画的入门及学习目的和方法。
首先是工具和材料,详细介绍笔的用法及笔触的表现方法。在此书中值得一提的是绘画纸张的选择,本书的作者有着独特的见解。大部分素描绘画纸张是表面比较粗糙,认为这种纸张比较容易“上铅”,表现力强,可以画长期作业,而本书的作者打破了不能用光滑纸张画素描的常规,用的是建筑绘图纸。这种纸张对于画短期性质的素描所表现的笔触非常到位,由于纸张表面光滑,所以笔触比较清晰,画面显得“清爽”、“干净”,而且黑、白、灰对比明确。这种纸张画法比线描速写的立体感更直观,又不像纯艺术素描那样画得太细,绘画时间过长,因此比较适合建筑专业的学生。第二部分是表现技法,介绍了明暗素描及笔触的表现技法,从简单的几何形体过渡到复杂的建筑画,使学生更容易接受。民居是建筑中不可缺少的建筑类型,(见图1)是一幅云南民居中的吊脚楼。这幅画构图比较新颖,主体在画面的中景,作者站在比较高的位置远眺,所以近景只能可见屋顶,只是简单把屋顶的亮部和暗部区分;后面的远山也仅仅用两笔单线概括,简单明了,这样处理画面使得中景的吊脚楼更突出。作者笔触的运用是值得一提,首先,吊脚楼的笔触基本上根据物体的结构来用笔,斜屋顶用斜线条,直立的墙面用垂直的线条,线条非常到位,笔触清晰可见,整齐而有力度,高度概括,给人以非常爽快,一气合成的感受,而不是笔触混杂,交代不清。这正是前面所提到的用光滑的纸张画法的独特之处。因此在课堂上指导学生时注意线条与结构的关系。线条的技法运用与物体的结构、明暗之间是息息相关的。线条必须在物体结构上,因为不同的物体有着不同的明暗交界线,否则物体的形状会发生改变,与原来物体不像。整幅画黑、白、灰对比强烈,光感强,房屋上的植物表现出了植物叶子的蓬松感,亮部被房屋的暗面衬托,加上亮部的线条偏少,形成一个“白”的部分,这种处理使得画面的“黑”、“白”、“灰”对比强烈,形成一个亮调子,而不像纯艺术的作品细腻、灰暗,这比较适合建筑类等实用美术的简洁、明快的要求,是学生学习素描的一个好的范本。图1第三部分是树木、山石等配景的画法。由于树的外形不规则,生长规律无法用具体的形态来表现,树的外形随机性很强,除了某些虚的树叶用线条,在实的树叶用碎笔触来表现叶子的质感,同样树的亮部空白处多,加强了“黑”、“白”、“灰”对比。
在树枝的处理上力求自然伸展,从树枝的根部一笔向上伸延,直到末梢,体现了树枝优美的流线性,再与粗壮的树干也形成鲜明的对比,增强了整个画面的艺术美。最后部分主要是作品展示,不乏有许多好的作品值得借鉴。在画玻璃利用相对整齐的笔触,表现出玻璃的硬度感。风景画中的虚实处理得非常到位。一座临水的古代建筑是画面的主体,安排在画面的中景,右边的回廊过道处理得就比较虚,往右边几乎虚得接近白纸,有一种由深变浅慢慢过渡的朦胧感,同时又好似云雾飘过来,犹如仙境般的境地。建筑是技术和艺术的综合体,作为专业的设计人员,素描是必须掌握的一门技能,是所有设计专业的学生必须掌握的一门技能。素描的学习不仅仅是为了把建筑塑造成具有立体感的物体,而且还应该学会一种以专业的眼光来观察物体,从而发现生活中的美的规律,最终去创造美,给人们以美的享受,丰富人们的精神生活,这也是素描的最终目的。建筑素描是一门实用美术,讲究的是物体的整体大关系,对比的强烈程度,装饰品味及图形设计的新颖,而不像纯艺术那样把物体表现得那么细腻,深入刻画得那么细致。书中作品的素描关系非常明确,“黑”、“白”、“灰”对比强烈,而且笔触简练,高度概括,比较适合学生临摹学习,而且容易出效果,提高了学生学习的积极性,为今后的专业设计打下坚实的基础。
[1]张会元.设计素描教学[m].江西美术出版社,2001,8.
[2]周宏智.建筑美术铅笔素描[m].中国电力出版社,2012,6.
美术设计论文题目篇十
近年来,我国城市建设的步伐越来越快、规模也越来越大,然而,据有效数据显示,在国家年度整体能耗当中,建筑业的能耗量占据32%之多;同时还需要考虑到建筑工程施工过程中所需建筑材料的生产所产生的大量能耗,约占全国每年总能耗的13%。可以说,现阶段我国每年所有能耗当中,单独建筑行业就占用能耗一半左右。经调查,我国现阶段拥有400多亿平方米的建筑面积,这些建筑物在施工过程中不仅造成了严重的能耗,应用过程中也会产生严重的能耗,再加上不断增加的建筑施工项目,我国的能耗量以可怕的速度不断上升。在这种情况下,不仅造成能源的严重浪费,对于我国实现可持续发展的目标会越来越远,因此加强建筑节能的设计与应用的研究具有重要意义。
2节能建筑设计理念及特色。
2.1严格控制建筑能耗。
建筑工程通常具有较大的规模,需要耗费大量的时间来进行施工和建设,因此在这个庞大的系统当中,如果要想彻底实现节能的目标,需要对每一个环节都进行精细的节能设计,同时对每一个环节进行精确的能耗控制具有重要意义。这种做法不仅能够促使建筑能耗有效降低,还能够促使节能效益大大提升。在进行控制的过程中,针对的对象不仅包括总能耗量,同时还包含建筑工程不同细节的能耗量,如围护结构中的外墙和屋顶等内容,对这部分实施能耗控制主要是对其保温能力的提高。同时,要想实现建筑能耗的有效控制,还可以注重建筑施工及其后期使用过程中对能源的再利用状况的观察,例如建筑应用过程中,如果可以采用余热回收和温室效应等先进技术,对于能源的节约能够起到极大的促进作用。新时期,我国在对建筑进行能耗控制的过程中,应当注重建筑施工与生态能源技术的有效结合,促使资源的获取能够直接从大自然中获得是降低能源消耗最有效的措施,这样一来就能够实现建筑与大自然的和谐统一,对降低建筑对大自然的污染具有重要意义。
2.2特色。
现阶段,商品化的生产技术被广泛应用于我国的建筑施工当中,工程施工部门在日常工作中还存在节约工程时间及成本的现象,因此在施工过程中,对能源的控制程度较低。新时期,我国要想充分实现建筑工程能源有效控制,应在设计过程中,充分考虑各地不同的地理、气候、人文等多种限制性因素,在构建过程中,促使建筑形成自身的特色,并能够同周边的大自然及环境进行有效的融合,促使环境污染降到最低。同时,这种充分利用当地资源的建筑施工项目,还能够有效的节约能源,构建独具特色的建筑应当是新时期我国实施节能建筑设计的主要原因和目的。